Visit Sponsor

“Códigos humanos”, de Antuán Rodríguez en Freijo Gallery

Written by:

Freijo Gallery presenta por primera vez en España una muestra individual del artista cubano Antuan Rodríguez; lleva por título Códigos Humanos | Human Codes y recoge 15 piezas de los últimos doce años de su producción artística.

Antuán Rodríguez

En la obra de Antuan sus preocupaciones son universales: la saturación de códigos, la información y los canales de comunicación;  la pérdida del sentido de la armonía, bienestar y equilibrio, en nuestra conexión con el micro y macro cosmos; la ironía de repetir una y otra vez errores aun con los mensajes que nos presenta la historia, como parte del objetivo de nuestras aspiraciones humanas.

Como señaló Jorge Luis Gutiérrez, comisario de la exposición de Antuan del MOCA: “La cultura y visión de bienestar, presente en la obra de Antuan, parecen más bien una estrategia, con nociones cargadas  de secretos, conocimiento esotérico y significado oculto tomados de la historia, la ciencia y las leyes básicas del universo. Sus obras de arte e instalaciones contienen la capacidad de  integrar modelos abstractos y simbólicos y dar así, cuenta de las leyes básicas del universo. La efectividad de sus mensajes a partir de sus obras, radica en integrar a presentes en todos aquellos referentes que gobiernan la existencia dentro y fuera del arte”.

Antuán Rodríguez

El Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) lanzó en 2016 su temporada de Art Basel Miami Beach con la presentación de la excepcional exposición individual de Antuan “The Other Dimension” [La Otra Dimensión].

Artista: Antuan Rodríguez
Fechas: Del 4 de mayo al 24 de junio de 2017
Lugar: Freijo Gallery, Madrid

Read More

Roberta Marrero: Dibujos y Collages

Written by:

Sin duda este es el año de Roberta Marrero, un año de intenso trabajo, de éxitos y de reconocimiento. Como parte de ese reconocimiento la prestigiosa Escuela Universitaria de Diseño de Barcelona, ELISAVA ha organizado un encuentro con la artista el próximo día 3 de mayo bajo el título ‘Diez años’ para celebrar una década de plena dedicación al arte. En la conferencia la artista hará un repaso de su carrera, de sus intereses, de sus influencias, de su fragilidad y de su fortaleza. Una ocasión excepcional de escuchar en primera persona las revelaciones de una creadora para quien la autobiografía es considerada material primordial del que se nutre su trabajo.

Roberta Marrero

Y precisamente de autobiografía trata el acto que tendrá lugar el día 4 de mayo, esta vez en la Galería Cromo de Barcelona, donde presentará su segundo libro hasta la fecha ‘El bebe verde, infancia, transexualidad y héroes de pop’. Todo un acto de valentía en el que a modo de novela gráfica, la artista se desnuda para adentrarse en las luces y las sombras de un lugar y una época reciente, bañada de dolor y de soledad en la que la música, el cine y la televisión eran las ventanas a un mundo diferente y posible, reflejos de una realidad distinta que personas como Roberta aun hoy se esfuerzan en construir.

Roberta Marrero

La presentación del libro, servirá como apertura de lujo para la inauguración de su primera exposición individual en Barcelona titulada ‘Dibujos y collages’, haciendo referencia a dos de las técnicas definitorias de su producción. La muestra recoge obra reciente en la que están indudablemente presentes sus constantes y su personal estilo en el que lo privado se torna político y lo propio en reivindicación. Lo esotérico se mezcla con el glamour, el dolor con el placer, el sexo con la poesía en el paseo por el amor y la muerte de Roberta Marrero.

Conferencia: 3 de mayo a las 19:00 en ELISABA – Sala Aleix Carrió – Barcelona
Presentación Libro: 4 de mayo a las 18:30 en Galería Cromo – Barcelona
Exposición: Galería Cromo – Barcelona desde el 4 de mayo.

Read More

Okuda San Miguel colorea el mundo

Written by:

El artista Okuda San Miguel presenta su vídeo resume de 2016, un intenso año de trabajo y vivencias que recorre las exposiciones e intervenciones públicas realizadas en los cinco continentes a lo largo del pasado año. “Un año en la vida de Okuda San Miguel / Un recorrido por lugares como Australia, Tahiti o Tailandia / En solitario o en compañía de artistas amigos como Felipe Pantone o Remed / Una experiencia vital”.

(Video by Ale García & Javier Díaz + Music by Meneo)

Read More

Mário Pedrosa. De la naturaleza afectiva de la forma

Written by:

El brasileño Mário Pedrosa ha sido uno de los pensadores latinoamericanos más importantes del siglo XX. Su labor tanto en el campo de la crítica de arte como en el de la política fue crucial para el desarrollo de la cultura de Brasil en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, una época en la que el optimismo y crecimiento en el plano social fueron acompañados de una gran experimentación en las artes.

Mário Pedrosa

Como activista político y crítico de arte participó activamente en los principales debates que se plantearon en el ámbito estético internacional desde los años 30 hasta inicios de la década de 1980. Se trata, sin duda, de una figura clave para entender el arte brasileño y latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, por la influencia directa que sus ideas y posicionamientos ejercieron en muchos artistas de la época, y por el importante papel que desempeñó en diversos espacios y proyectos institucionales, desde la Bienal de São Paulo y el Museu de Arte Moderna de São Paulo hasta el emblemático Museo de la Solidaridad en el Chile de Salvador Allende, o la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).

Pedrosa, que encarna el paradigma del intelectual comprometido con el debate sobre el futuro de la sociedad tanto en términos culturales como políticos, es, sin embargo, una figura aún poco conocida en España cuya trayectoria crítica pretende divulgar el Museo Reina Sofía mediante esta exposición. En ella se reúne una selección de unas 200 obras -entre las que se incluyen pinturas, grabados, fotografía, películas y libros- de 41 artistas brasileños e internacionales acompañadas de diversa documentación.

Mário Pedrosa

La muestra plantea un recorrido en torno a los núcleos de preocupaciones artísticas que abordó en diferentes momentos de su producción intelectual a través del trabajo de una serie de artistas con propuestas formales, competencias técnicas y posicionamientos teóricos muy diferentes por los que Pedrosa se interesó y cuyas carreras, en muchos casos, contribuyó a impulsar.

De hecho, respaldaba una amplia gama de expresiones artísticas, desde el realismo social hasta la abstracción más racional, el arte de los niños e incluso autores situados en los márgenes de la sociedad, como los considerados enfermos mentales. Desde figuras internacionales hoy consagradas, como Alexander Calder, Giorgio Morandi o Paul Klee, hasta los principales representantes de la abstracción geométrica y el neoconcretismo brasileño (Lygia Clark, Ivan Serpa, Lygia Pape, Hélio Oiticica…), un movimiento en cuya gestación y expansión su influencia fue determinante, pasando por creadores que no encajaban en la oficialidad artística de su época.

Mário Pedrosa

El pensamiento artístico de Pedrosa se basaba en un agudo análisis de la psicología de la forma, de cómo el artista encuentra un lenguaje formal para expresarse, y el espectador, por su parte, recibe y procesa esa información. Pedrosa hablaba del arte como una “necesidad vital”, como un impulso de comunicación inherente a todo ser humano. El título de su tesis doctoral De la naturaleza afectiva de la forma en la obra de arte, escrita en 1949, resume estos intereses por unir la forma y el afecto.

Pedrosa pensó el arte como “el ejercicio experimental de la libertad”. Su trabajo aportó un modelo de crítica abierto y plural. Si, para él, el afecto viene antes de la razón, la voluntad creadora del arte planteaba la posibilidad de una revolución en la sensibilidad de la humanidad y, por tanto, en su organización social.

Fechas: Hasta el 16 de octubre de 2017
Lugar: Museo Reina Sofía, Madrid

Read More

Los Artistas del Barrio: Convocatoria abierta

Written by:

El proyecto Artistas del Barrio abre convocatoria para los creadores que quieran participar en la próxima edición de este gran open studio, que este año cumple su decimotercera edición.

los artistas del barrio

La cita, que se celebrará el 7 y 8 de octubre, cambia su entorno habitual de La Latina y Lavapiés para trasladarse a Malasaña y Chueca.

En la convocatoria pueden participar todos los artistas que vivan o tengan un taller o cualquier otro lugar de creación en Malasaña y Chueca, centros y galerías de arte, instituciones o asociaciones situadas en estos barrios y que presenten un proyecto de exposición.

También pueden participar artistas que estén invitados a compartir el salón o el taller de artistas de Malasaña y Chueca. Se aceptan igualmente proyectos artísticos en el espacio público. Los organizadores no se encargan de buscar lugares de exposición para los artistas que deseen participar.

Podéis apuntaros pinchando aquí.

Los Artistas del Barrio

El proyecto Los Artistas del Barrio es el open studio más antiguo de Madrid. Desde hace 13 años organizan un fin de semana de puertas abiertas de casas y talleres de artistas.

En la ultima edición de 2016 participaron unos 300 artistas de todo tipo de disciplinas (pintura, música, escultura, collage, arte urbano, performance, poesía, dibujo, artesanía, teatro, videoarte, diseño, fotografía, instalación, body painting, comic, danza, ilustración, diseño, grabado, serigrafía, etc…), desvelando un panorama de la creación contemporánea, abierto y asequible a todos.

Artistas reconocidos y menos reconocidos, jóvenes y no tan jóvenes, conviven durante un fin de semana, miembros de una gran familia de artistas con residencia en el centro de Madrid, deseando tener un encuentro directo con el público y compartir una charla o un vino. Ver cómo trabaja el artista y adentrarse en su universo está muy apreciado del público cada vez más numeroso.

Read More

Gonzalo Puch y María Rojas reinterpretan el concepto de bodegón

Written by:

Gonzalo Puch y María Rojas cierran el ciclo Géneros y Generaciones reinterpretando el concepto de bodegón. Un ciclo de exposiciones que une fotógrafos consagrados y artistas emergentes en torno a un género fotográfico, comisariado por Iñaki Domingo, por la que ya han pasado Miguel Trillo y Laura Carrascosa (retrato) y Manolo Laguillo y Sara Montenegro (paisaje).

Gonzalo Puch y María Rojas reinterpretan el bodegón

En esta ocasión, el protagonista es el bodegón, pudiendo contemplar dos maneras diferentes pero relacionadas de entender ese género. El dúo María Rojas-Gonzalo Puch ha optado por la fusión, creando a modo de fotomontaje una obra híbrida. El resultado son imágenes atípicas fuera del espacio real de la fotografía ortodoxa. Ni escala, ni luz, ni contenido responden a una lógica discursiva produciendo una colisión entre monumentalidad y miniatura, escenificación y objetos que otorgan al documento un carácter enigmático.

Gonzalo Puch (Sevilla, 1950). Artista y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca desde el año de su creación en 1986. Desde sus inicios como profesor, Puch adoptó la fotografía como herramienta básica mientras dejaba atrás algunos años como pintor. Durante largos periodos ha trabajado en una curiosa simbiosis donde mezcla su actividad docente con la artística, escenificando aulas donde los estudiantes realizan prácticas que nada tienen que ver con la realidad de la enseñanza universitaria.

Gonzalo Puch y María Rojas reinterpretan el bodegón

María Rojas Capapey (Zaragoza, 1987). Cuenta con un trabajo que se centra en experimentar los límites de la imagen, su virtualidad y el lenguaje. Escultora en su tierra natal y licenciada en Bellas Artes por la universidad de Cuenca, obtiene una beca para estudiar en el instituto superior de arte de La Habana (ISA) presentando una instalación participativa en el marco de la 11na Bienal de La Habana.

Artista: Gonzalo Puch y María Rojas
Fechas: Del 28 de Abril al 1 de Junio de 2017
Lugar: The Showroom de Lens Escuela de Artes Visuales, Madrid

Read More

RESET. Lo próximo en cultura

Written by:

RESET es un encuentro internacional para profesionales de la cultura. Dos días para compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en el ámbito digital y tecnológico aplicadas al sector:

KEYNOTES Nombres propios internacionales / SCREEN Las piezas audiovisuales del año / ZOOM Músicas. Expos, Pantallas. Viajes, Lecturas, Medios, Escenas, Juegos / ART IN PROGRESS Instalación artística interactiva / GERUNDIO Saboreando. Experimentando. Pensando. Explicando. Aprendiendo / WAKE UP! Empieza con yoga / UN CAFÉ CON… Conversaciones con profesionales / ROOF ARTS Actuaciones en la terraza de Caixa Forum Barcelona / #RESETtechnobabble La jerga de la cultura en tiempos de cambio.

RESET 2017

Antón Jacinto, periodista / Albert Cortina, Estudio DTUM / Alberto Fesser, Fundación Contemporánea / Allegra Burnette, MoMA / Anna Guitart, periodista / Àngels Margarit, Mercat de les Flors I Espada y Santa Cruz, Estudio de creación / Gumersindo Lafuente, Periodista / Ignasi Miró, Fundación Bancària “la Caixa” / Ismael Palacín, Fundació Jaume Bofill / Jaume Ripoll, Filmin I Joan Gonzàlez, DocsBarcelona / Jofre Font, periodista / Jordi Tort, L’Auditori / Josep Perelló, Universitat Barcelona / Joxe Mari Aizega, Basque Culinary Center / Juan Insúa, CCCBLab / Lluís Noguer, CosmoCaixa Barcelona / Mara Dierssen, Centre de Regulació Genòmica / María Acaso, Universidad Complutense / Marina Willer, Pentagram / Marta Lacambra, Fundació Catalunya La Pedrera / Miquel Curanta, Club Català de Cultura / Narcís Puig, Festival Temporada Alta de Girona / Santos Palazzi, Grupo Planeta / Simon Lee, Game BCN / Toni Massanés, Fundació Alícia … Y muchos más.

Caixa Forum Barcelona 30 y 31 de mayo de 2017. Inscripción abierta. Consulta las tarifas especiales para gestores culturales y estudiantes y prepara tu viaje a Barcelona en AVE con los descuentos en Renfe de RESET.

Sígue a RESET en las redes sociales: Instagram y Twitter @RESET_cultura #RESETcultura y en Facebook a Fundación Contemporánea. Explora el hashtag #RESETtecnobabble y participa en la creación del diccionario de la jerga de la cultura en tiempos de cambio en Twitter.

Read More

“Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas

Written by:

El Museo Reina Sofía acoge la exposición “Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas”, co-organizada junto al Muzeum Sztuki de Lodz. La muestra, dedicada a los artistas Katarzyna Kobro (Moscú, 1898-Lodz, 1951) y Władysław Strzemiński (Minsk, 1893-Lodz, 1952), exhibe alrededor de 160 obras entre dibujos, pinturas, carteles, collages, esculturas y diseños.

Kobro y Strzemiński son dos de las figuras clave de la vanguardia centroeuropea y creadores de originales conceptos artísticos que radicalizaron tanto como transgredieron los presupuestos de la modernidad. Su trabajo, que abarca desde finales de la primera década del siglo XX hasta el comienzo de los 50, está integrado
por diversas disciplinas como la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial y gráfico, y anuncia también nuevas tendencias, que alcanzarían su plenitud en las prácticas de generaciones posteriores, tales como el minimalismo, el movimiento Zero o el arte reduccionista. Esta exposición, además de repasar páginas
poco conocidas de la Historia del Arte moderno, pretende cuestionar algunas de las ideas más extendidas sobre la modernidad.

Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas

La producción creativa de Kobro fue destruida en buena parte durante la Segunda Guerra Mundial y casi todas las obras restantes se mostrarán en la exposición (en su mayoría pertenecientes a la colección del Muzeum Sztuki). Las obras de Strzemiński sobrevivieron en mayor número y solo se mostrarán las esenciales, muchas propiedad del Muzeum Sztuki pero también de otras colecciones privadas y públicas de Polonia, Alemania, Holanda, Rusia, Suiza e Israel (Museo del Holocausto).

Las trayectorias de Kobro y Strzemiński se inician en 1918 en un Moscú en plena efervescencia revolucionaria, un período turbulento a la vez que crítico para el arte del siglo XX. Kobro, de origen alemán, y Strzemiński, un polaco nacido en Minsk, se conocieron en la capital rusa ese mismo año. Ambos se implicaron en los círculos
artísticos de izquierdas y participaron activamente en los intentos de experimentación que llevarían a introducir cambios radicales en el arte así como a convertirlo en una herramienta de transformación social. Primero en Moscú y después en Smolensk, Kobro y Strzemiński colaboraron estrechamente con artistas como Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Antoine Pevsner y, sobre todo, Kazimir Malevich, cuyo suprematismo se convirtió en un punto de partida para el desarrollo de sus propios conceptos artísticos.

Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas

Entre 1921 y 1922, cuando la atmósfera en la Unión Soviética se fue tornando menos favorable al arte moderno, se trasladaron ilegalmente a Polonia, donde se convirtieron en figuras destacadas del movimiento de vanguardia.

Ambos fueron precursores de la primera exposición de arte polaco constructivista (Vilnius, 1923) así como cofundadores de los grupos polacos de vanguardia más importantes (“Blok” 1923-26, “Praesens” 1926-30, “a.r.” 1929-36). Kobro y Strzemiński participaron en la escena artística internacional y mantuvieron contactos con miembros prominentes de la vanguardia europea, entre ellos Piet Mondrian, Theo Van Doesburg, Georges
Vantongerloo, Filippo Tommaso Marinetti, Hans Arp y Kazimir Malevich. En 1932 se convirtieron en miembros del grupo parisino “Abstraction-Création”, tras haber cooperado en su predecesor, “Cercle et carré”, iniciado por Michel Seuphor y Joaquín Torres-García. El resultado más significativo de esta colaboración fue la creación de la Colección Internacional de Arte Moderno (que más tarde pasaría a llamarse Muzeum Sztuki), establecida en Łódź. Entre 1929 y 1939, obras de los artistas europeos de vanguardia más destacados (Max Ernst, Fernand Leger, Kurt Schwitters, Alexander Calder, Pablo Picasso, Theo Van Doesburg, Jean Hélion, Hans Arp, Enrico Prampolini y muchos otros) fueron sumándose a la colección en forma de donaciones, convirtiendo esta iniciativa en un ejemplo único.

La experiencia formativa que supuso el contacto con el constructivismo ruso se hizo patente en el trabajo temprano de ambos. Así tras mudarse a Polonia, se interesaron más por la vanguardia europea occidental, sobre todo por el neoplasticismo y por la Bauhaus. Fue a través de un diálogo con estos fenómenos como su trabajo y actividades teóricas tomaron forma, dando lugar a la emergencia de conceptos innovadores en el campo de la escultura y la pintura en la segunda mitad de los años 20 y, más adelante, también en la arquitectura y el diseño gráfico.

Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas

Strzemiński sostenía que todo el arte anterior estaba dominado por el dualismo formal, que rompe la cohesión de la obra, y plantea como objetivo la creación de un arte tan orgánico como la propia naturaleza. Este sería posible gracias al Unismo, teoría que desarrolla a mediados de los años 20, según la cual “todo aquello que no pertenezca a la esencia de la obra debe ser rechazado”. En la pintura, esto implica prescindir del movimiento, del tiempo, de la tridimensionalidad y de toda referencia externa (de naturaleza mimética, psicológica o simbólica), puesto que dichos elementos son ajenos a la naturaleza de la obra pictórica que se reduce a una superficie plana cubierta de pintura y delimitada por un marco.

Estas ideas de Strzemiński se materializan en dos series de pinturas tituladas Kompozycje architektoniczne [Composiciones arquitectónicas, 1926-1929] y Kompozycje unistyczne [Composiciones unistas, 1926-1934]. En ellas se eliminan de forma progresiva el contraste y la tensión, así como otros aspectos susceptibles de crear la ilusión de movimiento y profundidad. En las últimas composiciones unistas, toda la superficie del lienzo aparece cubierta de un color homogéneo y la pintura –para evitar la sensación de profundidad– se aplica formando un dibujo en relieve que destaca la faceta material del medio, recordando su naturaleza física.
Por su parte, Kobro desarrolló una teoría análoga, aplicable a la escultura, postulando su unión con el espacio. Según las tesis de la artista, la escultura no consiste en dar forma a un bloque de materia, sino en organizar el espacio y, por lo tanto, debe estar compenetrada e integrada en su entorno de una manera armoniosa, en lugar de aislarse. Su objetivo es representar y organizar el ritmo de los fenómenos espaciotemporales que conforman la realidad, adoptando, en este sentido, una función reguladora. Entendida así, la escultura se convierte en el prototipo de las soluciones arquitectónicas o urbanísticas que tienen como objetivo organizar el movimiento del cuerpo en el espacio.

Tras concretar sus teorías y producir obras que ilustraban posibles maneras de ponerlas en la práctica artística, tanto Strzemiński como Kobro dirigieron su atención en otra dirección. Ocupada en la crianza de su hija, Kobro abandonó el trabajo artístico durante varios años. Sólo volvió a la escultura a finales de los años 40. Sin embargo, la Guerra y el nuevo orden introducido en Polonia por Stalin le hicieron abandonar los principios constructivistas y orientarse hacia un tipo de arte más privado y existencial. Entre 1946 y 1948 realizó varios desnudos en un austero estilo postcubista, radicalmente divorciado de sus “Composiciones Espaciales” y de la creencia utópica en la posibilidad de cambiar la realidad social que las inspiró.

Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas
Como su Unismo constituía en varios aspectos la última palabra posible en la teoría moderna de la pintura, a comienzos de los años 30 los intereses de Strzemiński se desplazaron de la construcción de la pintura al fenómeno de la visión. Ya sus Paisajes marinos de 1933-34 “pintados para reposar”, como él mismo diría, eran una consecuencia de las reflexiones del artista acerca del modo en que la realidad se presenta en el ojo. Al principio analizó la visión como un fenómeno foto-óptico, si bien pronto empezó a interpretarlo como un proceso que involucraba al cuerpo humano y como un fenómeno inmerso en la historia, cambiante a la vez que cambian las condiciones de vida. Sus reflexiones sobre el tema fueron recogidas en la “Teoría de la Visión”, escrita en los años 40 y publicada póstumamente. En pintura, la teoría recibió su expresión más alta en la serie de “pinturas solares” de 1948-9, en las cuales Strzemiński intentó visualizar el efecto de las postimágenes.

Las obras creadas durante la Guerra e inmediatamente después constituyen una parte independiente de su trabajo. Se trata fundamentalmente de dibujos sobre papel-calco en los que Strzemiński empleó formas parcialmente abstractas en un intento de comunicar la crueldad de la Guerra y la aguda crisis de los ideales humanistas. El impacto más potente se consiguió con el ciclo A mis amigos, los judíos, consistente en 9 piezas que combinaban dibujos abstractos con fotografías documentales de crímenes nazis contra los judíos.
Además de la pintura y la actividad teórica relacionada, Strzemiński había mostrado desde los años 20 interés en la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico e industrial, lo que produjo resultados originales, incluyendo tanto proyectos que se acometieron en la realidad como escritos teóricos. En 1925, diseñó un edificio de estación para la ciudad de Gdynia, proyecto que permaneció sobre el papel, entre otros. No obstante, su mayor logro en este campo fue la Sala Neoplástica, un espacio expositivo diseñado en 1946 para la nueva sede del Muzeum Sztuki en Łódź. Su forma constructivista aludía a principios compositivos desarrollados por Strzemiński y Kobro en los años 20.

Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas

La obra más importante inspirada en los principios del funcionalismo unista es la Sala Neoplastyczna [Sala neoplástica], diseñada en 1947. Instalada en un palacio de finales del siglo XIX que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, albergó la nueva sede del Muzeum Sztuki de Łódź, su diseño evoca, por una parte, la estética del neoplasticismo y, por otra, la de las composiciones espaciales de Kobro de los años veinte. Las superficies de color y las formas geométricas que cubren las paredes, el techo y el suelo de la estancia, dispuestas en un estricto orden matemático, tienen, según la intención del autor, la función de guiar el movimiento del visitante y regular el ritmo de su mirada, dirigiéndola hacia las obras expuestas.

La Sala neoplástica surge con el propósito de exponer las obras de la vanguardia europea pertenecientes a la Colección Internacional de Arte Moderno. Iniciada en los años treinta por Strzemiński, contó con la colaboración de Kobro, el pintor constructivista Henryk Stażewski y dos poetas de vanguardia, Julian Przyboś y Jan Brzękowski, todos ellos miembros del recién fundado grupo a.r.. Gracias a sus esfuerzos, en 1939 la Colección contaba con ciento doce obras que habían sido donadas por los propios autores, entre los que se encontraban Hans Arp, Alexander Calder, Theo Van Doesburg, Max Ernst, Jean Hélion, Fernand Léger, Pablo Picasso, Enrico Prampolini, Kurt Schwitters o Sophie Taeuber-Arp. Su presentación pública tuvo lugar el 15 de febrero de 1931, en el Museo municipal de Łódź (en la actualidad, Muzeum Sztuki). Esta Colección tenía como objetivo, según la intención de Strzemiński, difundir el arte contemporáneo entre la comunidad local, contribuyendo al desarrollo de la “conciencia visual” que suponía la comprensión de que aquello que vemos depende del nivel de entendimiento que tenemos sobre el propio proceso de la visión.

Fechas: Hasta el 18 de septiembre de 2017
Lugar: Museo Reina Sofía, Madrid

Read More

Entrevista a Cynthia Nudel

Written by:

Cynthia Nudel (Buenos Aires, 1979). Vive y trabaja en Alicante desde 2013. Autodidacta. Su trabajo es una reflexión, una experimentación sobre la identidad, el estilo, el Arte. Práctica artística contemporánea en estado puro. Experimentación, autoexamen, indagación, intentos, investigación, prueba, ensayo, tanteo.

cynthia nudel

PAC – Desvelaste tu secreto: Cynthia Nudel es «The Medusa Collective Experiment», o la suma de Lara Badía, Eliasz Edelman, Joanna Lemay, Cynthia Nudel, Elaine Porter, Hans Ristenblatt y Anders Vogt. Pseudo colectivo bajo el que reflexionas sobre la autoría, la identidad, el estilo. ¿Ha sido necesario diluirse en esa multitud para reconciliarse con una misma?

Cynthia Nudel – La idea del colectivo de artistas surgió por una necesidad de cambio, para probar nuevas cosas dándome más libertad para experimentar y crear. Yo me dedicaba a la fotografía documental y sentía que me faltaba algo, que no me llenaba del todo y que necesitaba cambiar. Dar este paso no fue fácil porque cambié mi manera de trabajar y eso siempre te genera dudas. A medida que fui centrándome solo en mis necesidades personales fui descubriendo un mundo más creativo. Me siento muy orgullosa tanto por haber dado ese paso como por lo que experimento día a día en mi proceso creativo, algo que no podía alcanzar solo la fotografía. No creo que este proyecto haya servido para reconciliarme conmigo misma, más bien me ha servido para descubrirme a mi misma, conocer diferentes facetas que estaban dormidas dentro de mí. Sí que me sirvió para volver a mi infancia, recuperando hábitos relacionados con la práctica artística, con el juego, la experimentación. Me sirvió para abrir mi mente a un abanico de oportunidades más amplio que fui descubriendo a través de las diferentes identidades. Mi proyecto es autobiográfico, habla no solo de la identidad sino también de lo que es la creación artística, del proceso creativo y del arte en general. Tiene que ver con mi búsqueda artística y personal, algo que me mantiene activa y viva.

Cynthia Nudel -


PAC – En realidad serás la suma de todas esas Cynthias que habitan en ti, pero ¿quién es realmente Cynthia Nudel? ¿Hay una única Cynthia Nudel o debemos considerar que eres polifacética y cultivas todas esas distintas facetas de ti misma?

Cynthia Nudel – El colectivo de artistas es un claro ejemplo de cómo soy, de mi forma de pensar y de actuar. Claro que hay una única Cynthia pero es polifacética, tiene diferentes maneras de trabajar, tiene muchas ideas a la vez y necesita llevarlas a la práctica. Mi manera de trabajar es un caos ordenado; me interesa experimentar nuevas técnicas y materiales constantemente pero siempre intentando buscar una coherencia, un sentido. Me gusta superarme y además me obsesiona el ser cada vez más creativa y eso me empuja a seguir probando nuevas cosas. No me interesa mostrar lo mismo de la misma forma en repetidas ocasiones, siempre intento darle una vuelta a las cosas y envolverlas en un nuevo contexto. Preguntarme quién soy es muy importante para mí y el arte me ayuda a conocerme, es como una terapia que me ayuda a salir adelante. Se puede aprender muchas cosas del arte y aplicarlas en tu día a día.

Cynthia Nudel -

PAC – Hay bastante paridad positiva en el grupo (un 57% de mujeres y un 43% de hombres). ¿Crees que se abarca el arte desde una perspectiva distinta, dependiendo del género?

Cynthia Nudel – En realidad lo de asignarle un género a cada artista surgió de forma espontanea; una vez terminaba de crear a un artista pensaba qué sexo era más coherente con su trabajo. Algunos resultaban más evidentes que otros. Mi idea era no centrarme en ningún genero por eso quise que el colectivo fuese mixto. Fue algo intuitivo; en ningún momento tuve la intención de hablar del tema de la paridad.

PAC – El trabajar bajo ese anonimato también es una declaración de intenciones. Un posicionamiento frente a la autoría, al mercado. ¿Cómo ves al denominado Sistema del arte?

Cynthia Nudel – Hay muchas cosas que no comparto y algunas de ellas las trato de forma sutil en mi proyecto «Medusa Collective». No me interesa hacer una crítica para simplemente generar polémica. Prefiero evitar todo aquello que no comparto y crear mis propias reglas. Para mí lo principal en el arte es poder expresarme, y después viene el resto de cosas. Como te decía antes, hay muchas cosas que no comparto y por eso siento que no encajo. Sé que este camino es más complicado pero no lo puedo hacer de otra manera, no puedo ir en contra de mis principios. Puedes deducir qué es lo que no comparto acerca del mundo del arte leyendo las pautas de «Medusa Collective» que aparecen en mi web, que acabo de renovar. También hablo de mi visión acerca de este tema en el apartado “About Me”.

Cynthia Nudel -

PAC – Creo que tu actitud, primordial, es la de cuestionar(/te). Que es una buena actitud, un buen comienzo. También has cuestionado la propia exposición, el dispositivo de la exhibición en «Display-me». ¿Es necesario replantearse todo?

Cynthia Nudel – En mi opinión replanteárselo todo es fundamental; de hecho a veces me replanteo las cosas en exceso y eso tampoco es bueno. Suelo replantearme muchas cosas sobre mi vida, la creatividad, el proceso creativo, lo que significa el arte para mí… Creo que la vida es una búsqueda constante en la que es muy importante replantearte las cosas para poder superarte, avanzar, dar un paso más y no estancarte haciendo siempre lo mismo. Me aburre cuando un artista se dedica durante años a hacer lo mismo. Creo que es fundamental retar a tu creatividad y ver hasta dónde eres capaz de llegar. Si haces las cosas siempre de la misma manera nunca llegas a nada nuevo, en cambio si te plantea hacerlas de otra forma descubrirás cosas que no esperabas. Esto es lo que me sucedió mientras creaba la obra de los diferentes artistas. Empezaba con una idea que se iba transformando hasta convertirse en algo totalmente diferente. En todas sus fases el proyecto ha ido mutando; lo he expuesto de diferentes maneras, cambiando la dinámica, los formatos, algunas técnicas y materiales. He renovado la web varias veces mostrando el trabajo de diferentes formas. Empecé mostrando a un colectivo donde se visualizaba a cada artista por separado y ahora he mezclado a todos los artistas, mostrando más material del proceso creativo y desvelando el secreto del proyecto.

Cynthia Nudel -

PAC – ¿Hacia dónde te está llevando el arte?

Cynthia Nudel – Me está llevando a encontrarme a mí misma, a conseguir expresarme de forma más personal con mis proyectos. El arte me enseña cosas que aplico a mi vida en general. El arte va más allá de lo meramente estético y eso es en lo que estoy intentado profundizar. No solo es una forma de comunicarte sino que también es una actitud, una forma de vida.

Cynthia Nudel -

PAC – ¿Tus proyectos futuros?

Cynthia Nudel – Ahora mismo estoy trabajando en la segunda fase de mi proyecto «Medusa Collective». En la primera fase presenté el trabajo como un colectivo de artistas en el que se podían ver las partes por separado, en cambio ahora estoy uniendo esas partes para formar un todo. Con esto me refiero a que los artistas se van fusionando hasta formar una única artista o entidad, yo misma. El inicio de esta segunda fase se puede ver en Alicante en la exposición «Display-me» en Las Cigarreras. Además la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca me ha concedido una beca para continuar con este proyecto en Casa Velázquez de Madrid. También tengo planeado publicar un photobook no solo con fotos de las obras sino con todo el material del proceso creativo: bocetos, textos, imágenes, etc. A partir de ahora quiero introducir la pintura en mis siguientes proyectos. Mi intención es hacer trabajos aún más personales y expresivos. También estoy interesada en mejorar la forma de mostrar mi trabajo, que exponerlo sea una experiencia más participativa y más enriquecedora para el espectador. Tengo muchas nuevas ideas que quiero desarrollar aunque ahora mi prioridad es continuar desarrollando la segunda fase de «Medusa Collective».

Read More

ME Madrid celebra su 10º Aniversario con una Batalla de Artistas

Written by:

Hoy jueves la Plaza de Santa Ana de Madrid ser convierte en un ring de arte. Será uno de los múltiples actos y propuestas que el hotel ME Madrid presenta con motivo de su décimo cumpleaños. Arte, música y diseño serán los platos principales de un día cargado de sorpresas.

ME Madrid - Batalla de Artistas

ME Madrid, pionero en tendencias y diseño, tras un año de reformas, reabre sus puertas con una imagen renovada, nuevos espacios y decoración, así como un innovador concepto de experiencia de ocio en The Radio, la terraza de la última planta y originario en ME London.

“ME 7 Rooms. 7 habitaciones, 7 artistas, 7 experiencias”. Artistas y colectivos de arte nacionales e internacionales participan en este programa comisariadopor Juan Gómez Alemán. Desde arte conceptual europeo a otros trabajos y performances basados en últimas tecnologías toman los espacios del hotel desde la mañana a la tarde.

Unido a esto, y de manera pionera en Europa, ME Madrid trae a España por primera vez un espectáculo de calle conocido como “Batalla de Artistas”. Este fenómeno nacido en Nueva York, aterriza en la Plaza de Santa Ana donde artistas de distintas disciplinas se enfrentarán cara a cara para crear una obra de arte a partir de un lienzo en blanco. Simulando una competición en un ring de boxeo, Rafafans, uno de los creadores de arte de la marca, pondrá la imagen a esta acción, siendo uno de los miembros del jurado. Siguiendo la estrecha relación con este universo, otros rincones serán por su parte exposiciones efímeras de artistas de la casa, como el reconocido fotógrafo de moda Alberto Van Stockum, también colaborador de la marca. Mientras que los cuatro murales de 60 metros del patio interior, realizados recientemente por Antonyo Marest, visibles exclusivamente para los huéspedes del hotel, estarán abiertos para ser admirados durante unas pocas horas.

La música en directo acompañará en el lobby ofreciendo auténticas bienvenidas de lujo y fiesta. Junto a esto, en varias suites de la sexta planta, se pondrá de relieve las propuestas de la vanguardia “más fashion”. Diseñadores como Juan Carlos Pajares, David Catalán o Xavi Reyes, en muchos casos, sólidamente asentados en la pasarela española EGO, acuden a este showroom como embajadores de moda y creadores de tendencia. Este gran evento se suma a todo un calendario de actividades que celebran los diez años de la marca ME by Meliá.

Read More