Visit Sponsor

Entrevista a Victoria Díaz Auñón

Written by:

Victoria Díaz Auñón (Albacete, 1968). Vive y trabaja en La Aparecida (Orihuela). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (1992) y Diploma de Estudios Avanzados [DEA] por la Universidad Miguel Hernández (2001). Su práctica artística bascula entre la escultura, principalmente, y el grabado y la ilustración en otro plano. En 2016 ha iniciado estudios de grado en Fundamentos de la Arquitectura.

Victoria Díaz Auñón

PAC – En los tiempos de Bernini, la escultura era un arte marginal respecto de la pintura. ¿Cuál crees que es la situación de la misma actualmente? ¿En qué plano la ves respecto de otras técnicas?

Victoria Díaz Auñón – En la antigüedad la escultura se entendió subordinada a la arquitectura, pero también se entiende como un medio independiente de expresión artística. Se han diluido las fronteras entre los diferentes medios y ya no importa tanto la distinción entre pintura, escultura, grabado, fotografía, videoarte… o cualquiera de los medios híbridos que ahora existen. La escultura es un medio que utiliza el espacio físico como uno de sus recursos lingüísticos, pero no es el único ni es exclusivo.

Fuera del ámbito lingüístico, los más relevante de la escultura respecto de otros medios, desde el punto de vista comercial, es que es algo que ocupa más espacio generalmente, y puede llegar a ser más caro por los procesos de elaboración y fabricación, lo cual puede plantear la dificultad para estar en el mercado más que la pintura o el grabado, por ejemplo.

Victoria Díaz Auñón

PAC – La escultura no ha sido un espacio en el que la mujer se haya visto muy representada, o probablemente la historia la haya silenciado ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué tu deseo de ser escultora?

Victoria Díaz Auñón – Que la obra de las mujeres ha sido silenciada en los libros de historia es un hecho. Numerosos estudios críticos reescriben esa historia e incluyen la obra de multitud de mujeres artistas que muchas veces en su época sí fueron reconocidas y luego han sido ocultadas. Las sociedades patriarcales tienden a intentar apartar a las mujeres del espacio público y la producción y confinarlas en el espacio privado. No siempre lo consiguen.

En mi caso personal, cuando me inicié en los estudios artísticos, enseguida me di cuenta de la afinidad personal y material hacia los procesos escultóricos. La escultura define espacios, y esa definición concreta del espacio modifica nuestro movimiento y nuestro sentir de ese espacio mismo. Desde muy pronto me interesó mucho la diferenciación entre el espacio interior y el exterior, y cómo el proceso de construcción de la escultura en sí va dibujando el espacio que la contiene.

Victoria Díaz Auñón

PAC – ¿Son el grabado y la ilustración complementarios en tu obra, u otras vías?

Victoria Díaz Auñón – En mi caso sí, los he utilizado en momentos puntuales para explorar en dos dimensiones la expresión de la transparencia y el volumen, de las superposiciones, de lo oculto, de lo íntimo, dentro del discurso sobre lo interior y lo exterior que es una constante en mis esculturas.

Victoria Díaz Auñón

PAC – Tu trabajo investiga captar el sentimiento de la forma, y el sentimiento que generan los espacios arquitectónicos, por decirlo resumidamente. ¿Qué difícil, no?

Victoria Díaz Auñón – El entorno influye enormemente en nuestro estado de ánimo y en las ideas que desarrollamos, seamos conscientes o no de ello, y por esto mismo, podemos desentrañar ese lenguaje espacial y usarlo para expresar y provocar ideas y sentimientos, tanto en la escultura como en la arquitectura. En este sentido, ambas se diferencian básicamente en la escala y en la habitabilidad.

En mis esculturas trato de expresar espacialmente sentimientos como la angustia de la lucha, la fuerza que impulsa la supervivencia, el extrañamiento de uno mismo, el crecimiento personal… expresado en superficies osmóticas que se retuercen, que crecen, que se abren, se comprimen o que se dan la vuelta. Esas pieles abstractas crean espacios viscerales que se interpretan y complementan con los títulos que son micro poemas, y entre ambos recrean el sentimiento que los hizo nacer.

Victoria Díaz Auñón

PAC – La malla de alambre es tu principal material de trabajo. Poco habitual en el medio. ¿Qué acometes al utilizar ese material humilde?

Victoria Díaz Auñón – Comencé a utilizarla en los años 90, me atrapó su geometría y la transparencia, la posibilidad de trabajar escultóricamente pieles osmóticas que rompían la barrera entre el interior y el exterior de la escultura, con lo que pude describir “lo que pasaba en el interior de los cuerpos”.

Me enamoró la geometría de los fulerenos y durante una década aprendí a tejer la malla metálica, un material tan humilde, para crear esculturas “correctas” geométricamente hablando, que a la vez fueran orgánicas y trasmitieran en sentir que me animaba.

El tejido del alambre es lento y cuidadoso, y se impregna del espíritu de esa labor milenaria de las tejedoras neolíticas, y las horas de trabajo son horas de ensimismamiento en la idea que impulsa la construcción de esas formas que al final del proceso contienen toda esa energía.

Victoria Díaz Auñón

PAC – Estamos ante un cambio de paradigma. Inmersos en una revolución tecnológica de la que no podemos tener aún perspectiva. Pero parece que nuestro futuro va a pasar inexorablemente por las impresoras 3-D ¿No sobredimensionamos demasiado la tecnología? ¿Parece que si no nos apuntamos a las modas de turno dejamos de interesar? ¿Cómo ves tú este tema?

Victoria Díaz Auñón – Las impresoras 3D son una herramienta más, como lo fue la fotografía, la pintura acrílica o el martillo neumático, y de la misma forma, llegará a ser un arte en sí mismo en manos de artistas que vean en ello un nuevo medio de expresión. No es ni mejor ni peor, es un medio más. Habrá quien la use como una herramienta, y quien la use como medio artístico, igual que yo uso la malla de alambre como medio de expresión, cuando su uso mayoritario es como soporte o como vallado. Es la intención de la producción artística lo que hace que un medio lo sea, no el medio en sí.

En estos momentos, las impresoras 3D se usan como herramienta para creación de modelos, maquetas y la reproducción económicamente asequible de bienes de consumo y juguetes, pero estoy segura que pronto surgirá un lenguaje expresivo que le sea propio y que también servirá para crear obras de arte, lo cual entronca con toda una tradición del arte reproducible técnicamente como son el grabado y la misma escultura, que ha tenido en los moldes y las reproducciones en metales y resinas un amplio campo de trabajo.

Las impresoras 3D entran en este campo, pero me atrevería a decir que incluso surgirá un lenguaje propio, una expresión artística que sea específica y exclusiva suya, como la fotografía encontró su lenguaje más allá de imitar las composiciones pictóricas o reproducir fielmente la realidad visible.

Victoria Díaz Auñón

PAC – ¿El inicio de tus estudios de arquitectura aplazan proyectos futuros?

Victoria Díaz Auñón – Al contrario, creo que es el avance necesario para mi trayectoria. Mis dos últimas esculturas ya en 2010 apuntaban hacia el espacio arquitectónico. Ahí tuve claro que mi evolución pasaba por llevar mi trabajo a otra escala y a otros medios. Ahora he encontrado el tiempo y la energía para acometer tamaña empresa, que de una forma u otra irá de la mano de mi trabajo escultórico.

Read More

Gunter Gallery celebra su quinto aniversario

Written by:

Gunter Gallery celebra su quinto aniversario por todo lo alto, con una exposición que reúne más de 90 obras de 32 artistas contemporáneos. La primera galería de venta on line de obra gráfica en España, festeja sus 5 años con la mayor muestra de arte gráfico que ha habido en Madrid en la última década.

Gunter Gallery celebra su quinto aniversario @Eduardo Boillos

Serigrafías firmadas y de edición limitada de artistas como Ricardo Cavolo, el francés Jean Jullien, las ilustradoras Coco Dávez, María Herreros, Paula Bonet, Carla Fuentes o Mercedes Bellido, así como la obra gráfica de artistas urbanos como BoaMistura, Dourone, Btoy, Uriginal o Sr X, se podrán ver durante la muestra. También se podrán contemplar obras originales nunca expuestas hasta la fecha de artistas como David de las Heras, Pau Sanz i Vila, Simmon Said y las ya citadas María Herreros, Carla Fuentes o Mercedes Bellido.

Gunter Gallery en estos cinco años se ha posicionado como una plataforma de difusión y comercialización de arte emergente con ventas en más de 15 países. En este tiempo ha añadido a su catálogo la obra de 35 artistas y ha colaborado en eventos y exposiciones con otros 20 creadores, convirtiéndose en una lanzadera de talento y promoción de lo emergente en nuestro país. Su apuesta por el negocio on line del arte ha llevado a la galería a crecer un 82,9% en 2015 y un 52,6% en 2016, respecto al año anterior –según la consultora Hiscox las ventas de arte por Internet crecieron un 24% en 2015 y se prevé que en 2020 triplique su mercado–.

Maria Herreros Gunter Gallery celebra su quinto aniversario @Eduardo Boillos

En Gunter Gallery se venden piezas originales y exclusivas de obra gráfica (serigrafías, fotograbados, grabados, collage…) numeradas y firmadas por jóvenes y reconocidos artistas con precios desde los 60 euros. Su filosofía de acercar el arte a todas las casas se ha consolidado en estos últimos cinco años, llevando a cabo una labor didáctica para entender que cualquier persona puede iniciarse en el coleccionismo. Gunter Gallery está compuesto por Amalio Gaitero, encargado de producción y especialista en montaje de exposiciones; Marta Fernández, experta en marketing digital; y Mario Suárez, periodista y comisario de exposiciones.

Artistas: Ricardo Cavolo, Jean Jullien, Carla Fuentes, Coco Dávez, Mercedes Bellido, María Herreros, BoaMistura, Sr García, Pau Sanz i Vila, Iván Solbes, Henn Kim, Gonzalo Muiño, Andrés Jaque, Eugenio Merino, Maíllo, Chamo San, Simmon Said, Paula Bonet, Lourdes Villagómez, Silvia Prada, Aitor Saraiba, Santiago Morilla, David de las Heras, Marc Pallarès, Grimanesa Amorós, Jacinto de Manuel, Btoy, Uriginal, Dourone, Javier Jubera, Eyesores y Sr X.
Fecha: 25 y 26 de noviembre 2017. De 11.00 a 22.00h.
Lugar: Calle Velarde, 14. Madrid

Read More

El CDAN nos invita a ‘caminar’ en sus nuevas exposiciones

Written by:

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca ha abierto al público sus últimas exposiciones bajo la temática y el concepto de Caminar. El principal atractivo es la muestra Caminar, pensar…derivar que está formada por 75 trabajos de 33 artistas que van desde el siglo XIV hasta la actualidad. Esta exposición se divide en 10 secciones y se inspira en el texto La ascensión al Mont Ventoux que escribió el humanista Francesco Petrarca en 1336.

cdan

Para los próximos meses, también destacan otras propuestas como la instalación envolvente de Ángel Borrego, el proyecto sobre el Camino de Santiago del altoaragonés Javier Codesal y un vídeo de la ruptura sentimental y profesional de los artistas internacionales Marina Abramović y Ulay. De esta forma, el CDAN profundiza sobre la acción de andar como una práctica estética que comienza a principios del siglo XX con el movimiento dada y que se potencia en la década de 1960 con el land art, una corriente que el centro trabaja intensamente en el itinerario Arte y naturaleza.

Caminar, pensar…derivar

Esta exposición colectiva muestra que el hecho de caminar es un acto natural que puede ser entendido como una acción estética, educativa, social y política. Inspirada en un texto de Francesco Petrarca, se divide en 10 secciones con 75 trabajos de 33 artistas que van desde el siglo XIV hasta la actualidad.

cdan

Exposición vigilada de Ángel Borrego

Instalación compuesta por dos proyecciones que recrean la posición de una persona vigilada en Vitoria-Gasteiz a principios del siglo XXI en pleno contexto de violencia terrorista. El espectador se convierte en el protagonista sintiendo la inquietante y contradictoria sensación de ser acosado a la vez que protegido.

Viaje de novios de Javier Codesal

En este nuevo caso de estudio se exponen los trabajos contextualizados y realizados por Javier Codesal dentro de su proyecto Viaje de novios. Se muestra un fragmento de un vídeo alrededor de la obra Siglo XX de Ulrich Rückriem que forma parte del itinerario Arte y naturaleza del CDAN.

cdan

The lovers: boat emptying, stream entering de Marina Abramović

Se proyecta un vídeo en el que Marina Abramović registra su ruta por la Gran Muralla China para reflejar el fin de su relación sentimental y profesional con el artista Ulay. Se muestran vistas de los paisajes de montañas, laderas y lugares desiertos que atraviesan las ruinas de las murallas.

Roadworks de Mona Hatoum

La artista Mona Hatoum recorrió en 1985 las calles del barrio londinense de Brixton descalza y con los tobillos atados a unas botas Doc Martens. Esta acción callejera la plasmó en un vídeo y en una fotografía que ahora da la bienvenida al CDAN.

Fechas: Hasta el 4 de febrero de 2017
Lugar: CDAN, Huesca

Read More

El IX Premio de Fotografía Pilar Citoler ya tiene ganador

Written by:

El IX Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler 2017 ya tiene ganador, José Guerrero (1979) ha obtenido el premio con la  obra ‘Carrara #01 (díptico)’, que ha sido la preferida del jurado compuesto por la coleccionista Pilar Citoler; el director de Cultura de la Universidad de Córdoba, Pablo Rabasco; Lorena Martínez de Corral, directora de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación Coca-Cola; Blanca Berlín, galerista; Erica Nyholm, ganadora del Premio Pilar Citoler 2015; Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 2016; Vicente Todolí, exdirector de la Tate Modern de Londres y actual responsable de Hangar Bicocca en Milán; y Sema D’Acosta, comisario de la presente edición del certamen.

Carlos Guerrero

El rector de la UCO ha manifestado que el premio “se va superando cada año” y demuestra que la institución “quiere abrirse al mundo”. Además, ha anticipado que las obras ganadoras de todos las ediciones del premio se “pondrán en valor” en el Centro de Cultura Experimental (CUEX) que se abrirá en la plaza de la Corredera en los próximos meses, con objeto de abrir el premio “a toda la ciudadanía”. Por su parte, el secretario general de Universidades ha celebrado la unión entre la UCO y Pilar Citoler desde hace varios años, así como “la continuidad” que la Universidad ha dado a este premio con el apoyo de la Universidad Internacional de Andalucía.

La coleccionista Pilar Citoler ha señalado que “el premio ha ido adquiriendo relieve, así como la fotografía en el mundo del arte contemporáneo. Esperamos ir a ferias europeas para la próxima edición para hacer un poco más firme la internacionalización del premio”.

Sema D’Acosta ha destacado que, entre las 143 obras participantes, se han presentado 44 mujeres. “Debemos intentar que las mujeres tengan más presencia y así lo demuestra que el jurado ha estado formando en su mayoría por ellas”, ha indicado. El comisario del premio ha aprovechado para confirmar “la alta calidad de los seleccionados”, con artistas más jóvenes y veteranos, en cuyas obras se atisba “un cambio generacional”.

La obra ganadora y las otras nueve finalistas serán protagonistas de una exposición que se inaugurará en la Sala Vimcorsa en febrero de 2018. En ella se podrá ver la retrospectiva sobre la autora ganadora de la octava edición, Erica Nyholm.

Read More

La geometría de César Paternosto en Guillermo de Osma

Written by:

El artista argentino César Paternosto, regresa a la galería Guillermo de Osma por tercera vez con una muestra que alberga más de una veintena de obras realizadas recientemente.

Paternosto, uno de los máximos representantes del arte geométrico latinoamericano, comenzó a finales de los años 60 a trabajar solamente los cantos, dejando el frente del cuadro en blanco, usando para ello bastidores más anchos de lo normal. El cuadro aparece entonces como un objeto escultórico que sobresale del muro, obligando al espectador a moverse en torno a la obra para obtener así una visión integral.

César Paternosto

Poco a poco Paternosto comienza a introducir líneas verticales y horizontales en el frente del lienzo. La geometría va tomando un papel cada vez más relevante en su obra, sobre todo desde su viaje, en 1975, a Perú, donde toma contacto con la cultura Inca. Esta experiencia da un impulso a su obra que le lleva a unirse a una corriente de investigación estética que unió los conceptos de arte de Vanguardia y tradición Indoamericana.

En esta ocasión, César Paternosto presenta un trabajo profundo y esencial, que manifiesta su continua necesidad de evolucionar hacia nuevas soluciones plásticas. Sin romper con su trabajo anterior, y recurriendo a elementos geométricos básicos habituales en su producción y a tonalidades utilizadas en el pasado, el artista consigue hacer algo absolutamente novedoso en su larga trayectoria.

César Paternosto

César Paternosto. Obra reciente, se presenta de forma paralela a la muestra “César paternosto. Hacia una pintura objetual”, comisariada por el propio Paternosto en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, dodne se confronta con obra de artistas como Picasso, Gris, Mondrian o Torres-García.

Con motivo de la exposición en la galería se editará un catálogo con textos de Lorea Rubio, donde se inlcuirán todas las obras que componen la muestra.

Artista: César Paternosto
Fechas: del 21 de noviembre al 15 de enero de 2018
Lugar: Galería Guillermo de Osma, Madrid

Read More

JustMAD nos invita a practicar Parkour

Written by:

El Parkour puede definirse como el arte del desplazamiento, desarrollado a partir del método natural. Y la feria de arte emergente JustMAD nos invita a practicarlo. Con un recorrido que quiere dar a conocer las ocho galerías madrileñas que participarán en la feria, de la mano de 8 artistas.

JustMAD nos invita a practicar Parkour

Parkour se enmarca dentro de las actividades que JustMAD organiza durante los meses previos a la celebración de su novena edición, que tendrá lugar del 20 al 25 de febrero en JUST SPACE, Calle Nuñez de Balboa 32 Madrid. La particularidad de estos recorridos es que la mediación correrá a cargo de 8 artistas. Cada uno de ellos es quien mejor puede comunicar a los espectadores tanto el sentido y el valor de la creación como los retos a los que se enfrentan a diario. Parkour busca conectar a los públicos con los artistas de una manera activa e intensa. No hay que olvidar que el parkour es el arte del desplazamiento, y las personas que lo practican persiguen, con ello, superar los obstáculos del camino y adaptarse al medio utilizando solamente el cuerpo.

Para ello, AVAM ha lanzado una convocatoria entre sus socios y socias que cierra su plazo el 15 de noviembre, con el fin de seleccionar 8 estudios de Madrid que se implicarán en la iniciativa, y también a los 8 artistas que realizarán las labores de mediación con el público.

Las cuatro rutas se organizan de la siguiente forma:
-El primer recorrido se desarrollará el viernes, 24 de noviembre, de 19h a 21h. El punto de encuentro será la galería Blanca Berlín (calle del Limón, 28) y, a continuación, se visitarán 3 estudios de artistas en la misma zona de Conde Duque.
-El segundo recorrido, que tendrá lugar el sábado 25 de noviembre, de 11.30h a 13.30h, comprenderá las galerías Estampa (calle Justiniano, 6) y 6+1 (calle Piamonte, 21), siendo esta última el punto de encuentro. En esta ruta se incluyen también dos visitas a estudios.
-El sábado, de 16h a 18h, será el turno del tercer recorrido, con las galerías Proyecto H (calle de Velázquez, 80) y Herrero de Tejada (calle Hermosilla, 49), siendo punto de encuentro Proyecto H. Se finalizará con la visita a dos estudios.
-Por último, también el sábado, 25 de noviembre, de 19h a 21h, se visitarán las galerías Modus Operandi (calle Lope de Vega, 31), Cámara Oscura (calle Alameda, 16) y Silvestre (calle Doctor Fourquet, 21) y un estudio de la zona. El punto de encuentro será Modus Operandi.

Read More

“Dreams and Realities” PSJM y Avelino Sala

Written by:

La galería WHITECONCEPTS de Berlín presenta la tercera exposición individual del dúo de artistas PSJM, en esta ocasión dialogando con obras de Avelino Sala. Una exposición que muestra una visión utópica y otra realista, siempre cercana a la distopía.

Dreams and Realities PSJM

Aunque PSJM y Avelino Sala se expresan de manera diferente en sus medios y representación, el colectivo canario y el artista asturiano tienen un punto de partida similar en su reflexión crítica sobre lo que constituye la realidad. Ambos son políticamente activos e interesados en temas socioeconómicos contemporáneos.

PSJM presenta en ésta exposición la serie «Formas para un mundo perfecto», obras ideadas como si se trataran de objetos estéticos realizados en un mundo imaginario, cuando, después de un levantamiento global, ya se hubiera alcanzado la utopía. De este modo, cuando ya no hay nada que criticar, los creadores podrían abandonarse a la mera creación de formas bellas. PSJM presenta tres relieves de corte constructivista producidos con materiales nobles, como la madera de caoba o el bronce y el acero inoxidable. Estas esculturas de pared se acompañan de páginas de un diario ficticio en el que se narran las motivaciones y procesos creativos que conducen a gestar estas bellas formas. Una vez más, en la obra de PSJM confluyen diferentes disciplinas: literatura, escultura, diseño y reflexión filosófica.

Dreams and Realities Avelino Sala

En diálogo con PSJM, Avelino Sala muestra «El mapa no es el territorio» (2016), una serie de billetes de oro “manchados” por una resina que a primera vista parecen casuales. Esos mapas imaginarios sobre un mar de oro aparecen como representaciones lujosas y sucias de un mundo que conforma sus fronteras a través del dinero. El mapa es horizontal, el territorio no. Los muros crecen y decrecen en relación a los intereses económicos de los estados nación o los estados supranacionales. Estas cartografías imaginarias suponen una representación del dinero negro, del dinero sucio de petróleo, de sangre o de tantas otras substancias que han generado tantas víctimas en un contexto global en el que lo que importa sencillamente es el dinero.

Artistas: PSJM y Avelino Sala
Fechas: Hasta el 27 de Noviembre de 2017
Lugar: Galería WHITECONCEPTS, Berlín

Read More

Solimán López en Variation Media Art Fair

Written by:

Variation Media Art Fair en Paris es una feria única en Europa por su apoyo al arte desarrollado con tecnología. El formato de la feria es un tanto especial y está comisariada por Dominique Moulon, un gran activo francés de este tipo de arte. En esta ocasión, la feria coincide y se enclava dentro de la Bienal Nemo, otro importante evento bianual que reúne a los grandes protagonistas del arte y la tecnología mundiales en la capital francesa.

Solimán López en Variation Media Art Fair

Para esta séptima edición de la feria, Dominique Moulon ha incorporado al artista español Solimán López, quien con esta participación afianza su internacionalización en el sector del arte y los nuevos medios, que ya quedó reforzada con su participación en la actual exposición Open Codes en el ZKM de Karlsruhe, Alemania. La colaboración es fruto de la pasada exposición que el artista burgalés presentó en la galería MI de Paris, que bajo el título The ReCollector reunía los últimos trabajos del artista comisariados por Carlos Sánchez, director de Art Plataforma. La obra seleccionada para la feria, File Genesis, recoge la obra digital creada en tiempo real durante la exposición que bajo el mismo nombre, tuvo lugar en El Carmen Centro de Cultura Contemporánea de Valencia y Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Una serie de tres esculturas de mármol macizo que almacenan en su interior una batería de archivos de arte digital que pueden ser visibilizados a través de una pequeña pantalla táctil.

La selección de artistas se completa con la siguiente lista, artistas internacionales y de reconocido prestigio que componen una interesante representación del media art: AES + F / Hélène Bellenger / Samuel Bianchini / Thibault Brunet / Martin Bricelj Baraga / James Yuxi CAO / Charles Carmignac / Grégory Chatonsky / Pascal Dombis / Mark Dorf / Thierry Fournier / Virgile Fraisse / Benjamin Gaulon / Claudia Hart / Pascal Haudressy / Eduardo Kac / Esmeralda Kosmatopoulos / LAb[au] / Jean-Benoit Lallemant / Pe Lang / Fabien Léaustic / Lawrence Lek / Marie Lelouche / Solimán López / Xavier Lucchesi / Mathieu Merlet-Briand / Jonathan Monaghan / Philippe Perrin / Lucie Planty / Bertrand Planes / Sabrina Ratté / Po Sim Sambath / Nicolas Schöffer / Stéphane Simon / Dominique Sirois / Jeanne Susplugas / Javiera Tejerina Risso / Myriam Thyes / Katie Torn / Lukas Truniger /Miyö Van Stenis / Mégane Voghell.

Read More

Drawing Room Madrid, más internacional que nunca

Written by:

La tercera edición de DRAWING ROOM, que inaugura nueva sede en el Círculo de Bellas Artes, reunirá a 30 galerías. Muchas de ellas ya formaron parte de la pasada edición, y entre las nuevas, muchas internacionales; siete países participantes convierten esta edición en la más internacional.

drawing room 2017

Si por algo destaca DRAWING ROOM, es por la cuidada selección de los artistas. Así, en la próxima edición se mostrará la obra de artistas inéditos en España, así como de los internacionales Stefano Bonacci, de Italia; Reiko Tsunashima, de Japón; Wieteke Heldens, de Países Bajos; Navid Azimi SajediSolmaz Cornet , de Irán y el colectivo israelí  Broken Fingaz Crew, entre otros. A ellos también se suma la presentación de artistas nacionales como Sergio Porlán, Javier Calleja, Damià Vives, Nuria Rodríguez, José Luis Serzo o Miquel Mont.

La selección ha corrido a cargo del comité curatorial formado por dos responsables de museos: Elsy Lahner, conservadora de dibujo contemporáneo de La Albertina (Viena), e Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid. Por otro lado, el comité también ha estado formado por las comisarias y consultoras Ivânia de Mendonça Gallo (Lisboa), Susana Sanz (Pekín),Mercedes Estarellas (Palma de Mallorca) y con  Juan González de Riancho, director de Artesantander y Simona Gavioli, directora de SetUp Bolonia.

drawing room 2017

El programa expositivo de la feria se completa con la presentación de dos proyectos comisariados que también albergará el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes.

Offsite, el programa paralelo

Para esta tercera edición, la feria da un mayor énfasis a su programa paralelo. Se presenta el II Encuentro Internacional Coleccionar Dibujo Contemporáneo que se celebrará en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración y al que esta edición se suma el apoyo de AC/E (Acción Cultural Española). Se darán cita en Madrid expertos procedentes de Europa y Estados Unidos que dirigen instituciones dedicadas exclusivamente al dibujo contemporáneo o que poseen una línea de trabajo en este ámbito. El encuentro también contará con la presencia de destacados coleccionistas de dibujo que hablarán de sus fondos y del arte de coleccionar obra en papel.

Papeleo, nuevo cuaderno de Drawing Room

DRAWING ROOM MADRID apuesta por la creación de nuevos soportes de divulgación y lanza Papeleo, publicación periódica dedicada al dibujo contemporáneo que se editará en español e inglés. El primer número estará dedicado a la obra de una veintena de artistas españoles cuyos trabajos han sido expuestos en las dos primeras ediciones de la feria.

El primer Papeleo incorpora textos del crítico de arte Javier Díaz Guardiola y de Mónica Álvarez Careaga, directora de la feria.

drawing room 2017

GALERÍAS PARTICIPANTES

HANS & FRITZ CONTEMPORARY Barcelona: Wieteke Heldens (Ottersum, Países Bajos, 1982); GALLERY KITAI Tokio, Japón: Reiko Tsunashima (Japón); AO1 GALLERY Nápoles, Italia: Delio Jasse (Luanda, Angola, 1980), William Ludwig Lutgens (Turnhout, Bélgica, 1991), Navid Azimi Sajedi (Teherán, Irán, 1982); PUXA GALLERY Madrid: Chus García-Fraile (Madrid, 1965); GALERÍA SILVESTRE Madrid: Irene González (Málaga, 1987), Klaas Vanhee (Malinas, Bélgica, 1982); GALERÍA PAZ Y COMEDIAS, Valencia: Manuel Blázquez (Valencia, 1978), María García-Ibáñez (Madrid, 1978), Anna Talens (Valencia, 1978); ESPACIO OLVERA Sevilla: Chelo Matesanz (Reinosa, 1964), María Bueno (Málaga, 1976); GALERÍA FRAN REUS Palma: Damià Vives (Artà, 1981); BECHTER KASTOWSKY GALERIE Viena, Austria: Philip Patkowitsch (Zell am See, Austria, 1981); GALERÍA ART NUEVE Murcia: Pablo Capitán del Río (Granada, 1982), Antonio González (Alicante, 1974), Sergio Porlán (Lorca, 1983), Aitor Lajarín (Vitoria-Gasteiz, 1978); GALERÍA TRINTA Santiago de Compostela: Miquel Mont (Barcelona, 1963), Berta Cáccamo (Vigo, 1963); GALERÍA ATM Gijón: Gamaliel Rodríguez (Puerto Rico, 1977); GALERÍA YUSTO/GINER Marbella: Ángeles Agrela (Úbeda, 1963), Javier Calleja (Málaga, 1971); CARLOS CARVALHO ARTE CONTEMPORÂNEA Lisboa, Portugal, Catarina Leitão (Stuttgart, Alemania, 1970): Mónica de Miranda (Oporto, Portugal, 1976), Manuel Caeiro (Évora, Portugal, 1975); GEMA LLAMAZARES Gijón: Soledad Córdoba (Avilés, 1977), José Luis Serzo (Albacete,1977); MARTINA’S GALLERY Giussano, Italia: Broken Fingaz Crew (Israel); GALERIE JEAN-LOUIS RAMAND Aix-en-Provence / París, Francia: Solmaz Cornet (Isfahán, Irán, 1981), Sandra Krasker (Lot Garona, Francia, 1976); SHIRAS GALERÍA Valencia: Miquel Navarro (Mislata, 1945), Nuria Rodríguez (Valencia, 1965); GALERÍA MAGDA BELLOTI Madrid: Jan Matthews (Madrid, 1989); SET ESPAI D’ART Valencia: Ana H. del Amo (Cáceres, 1977), Eltono (París, Francia, 1975); aA29 PROJECT ROOM Milán / Caserta, Italia: Tiziana Pers (Italia, 1976), Sasha Vinci (Módica, Italia, 1980); GALERÍA SIBONEY Santander: Emilio González Sáinz (Torrelavega, 1961), Pepe Medina (Palencia, 1969); COLLECTIVA GALLERY Berlín: Edith Kollath (Eutin, Alemania, 1977); GALERÍA PEPITA LUMIER Valencia: David de las Heras (Bilbao, 1984), Agente Morillas (Málaga, 1978); GALERÍA LUCÍA MENDOZA Madrid: Marta Chirino (Madrid, 1963), Stefano Bonacci (Perugia, Italia, 1971); OBJECTISMO Lisboa, Portugal: Bruno Castro Santos(Lisboa, Portugal, 1972); N2 GALERÍA Barcelona: Mario Soria (Barcelona, 1966); Luis Feo (Toledo, 1975), Dani Buch (Girona, 1976).

drawing room 2017

Feria: DRAWING ROOM MADRID
Fechas: del 21 al 25 de febrero de 2018
Lugar: Salón de baile Círculo de Bellas Artes, Madrid

Read More

WOMAN ART HOUSE: Juana Francés

Written by:

La iniciativa Woman Art House sigue su camino poniendo en relieve el trabajo de mujeres artistas contemporáneas. Cada lunes, a mediodía, se lanza un nuevo hilo en Twitter dedicado a una de estas creadoras, que podréis seguir a través del hashtag #womanarthouse, el próximo 20 de noviembre hablaremos de la artista María Gimeno con Naiara Valdano, estáis todos invitados a uniros al debate.

Juana Francés

El pasado 13 de noviembre rendimos homenaje a la artista Juana Francés (Alicante, 1924 – Madrid, 1990), referente para el arte español de la segunda mitad del siglo XX, podéis leer el hilo completo, pinchando aquí.

Juana Francés estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, centro que en aquel entonces estaba anclado en el academicismo del XIX, la escuela era un lugar estricto en el que no se podía hablar de las innovaciones de los artistas de Vanguardia y donde entre otras cosas se prohibía a los alumnos exponer en la institución, se cuenta que el grupo de Juana se rebeló descolgando los cuadros de los grandes maestros y sustituyéndolos por los suyos.

Juana Francés

Juana Francés rompe moldes artísticos y sociales en una época marcada por el machismo, por lo que pronto comienza a sufrir los prejuicios de ser mujer artista en la sociedad española. Como explica Francisco Farreras en el Catálogo Juana Francés, Exposición Homenaje (Alicante, 1985): “En Juana una de las constantes más acusadas de su personalidad fue su indiscutible vocación artística y su gran tesón para tratar de erradicar ese vacío existente en cuanto a la escasa presencia femenina en el mundo del arte. (…) En este empeño Juana dejó buena parte de su piel y tuvo no pocos berrinches puesto que incluso un crítico bautizó irónicamente y con cierto desprecio la participación de nuestras compañeras en exposiciones colectivas como “El grupo del ovario”.

Juana Francés

La trayectoria artística de Juana Francés comienza en 1950, su primer estilo se ha analizado de distintas maneras, por una parte Popovici habla de “Expresionismo Hierático” por estar dominado por la quietud, el ensimismamiento y la introspección. Para Moreno Galván estas obras se enmarcan dentro del Realismo Mágico, por la sensación de ensoñación que transmiten, sin embargo para Carlos D’Ors esta etapa se enmarcaría dentro de la “Figuración hierático-estática” y entroncaría con el Novecento italiano.

Juana Francés

A mediados de la década de los cincuenta, Juana Francés abandona la figuración y comienza a experimentar con materiales, texturas, soporte y lenguajes diferentes… En un primer momento su abstracción tiende a la geometría pero pronto evoluciona hacia la perdida de formas. Juana no para de experimentar y decide cambiar los materiales con los que trabaja, abandona el óleo por los empastes plásticos e incluye arenas, lo que hace que su obra se englobe en el Informalismo Matérico.

El año 1956 es importante en la vida de Juana Francés, expone individualmente en la Sala del Prado de Ateneo Madrid, y aquí es donde conocerá al escultor Pablo Serrano, con el que mantendrá una relación hasta el final de su vida.

Juana Francés

El Grupo EL PASO se funda un año después, en 1957 se firma el primer manifiesto del grupo por Canogar, Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Saura, Pablo serrano y Antonio Suarez. Juana es la única mujer del colectivo y por tanto un caso único en el arte contemporáneo español de vanguardia dominado casi en exclusiva por hombres.

Juana Francés

La 1ª exposición del grupo tiene lugar en la Sala Bucholz de Madrid en abril del 57 y se realiza una segunda en junio en Oviedo. Tras estas se produce una crisis en el colectivo, Juana Francés, Manuel Rivera, Pablo Serrano y Antonio Suarez abandonan el grupo por divergencias artísticas.

Pero, ¿Qué paso realmente? La salida de Juana de El Paso fue controvertida, algunos no consideraban que tuviera el suficiente nivel artístico, en una entrevista con Natalia Molina, Feito dijo: “La salida de Juana vino por no estar a la altura y no gustarles su trabajo” Otros como Arcadio Blasco explicaban que la situación estuvo manipulada por Saura, que la consideraba una competencia pictórica. Además, añade que los preceptos pictóricos del Grupo se acotaron por lo que dejaron de interesarla.

Juana Francés

La evolución de Juana Francés continúa, en sus obras reaparecen referencias a la realidad, comienza a sugerir formas, que dan lugar a un nuevo ser protagonista, el homínido. En 1963 comienza sus series “El hombre y la ciudad”, donde el informalismo sigue presente pero siempre con la referencia a la forma humana, en su variante crítica hacia la sociedad.

En 1980 Juana regresa a la abstracción total con sus series Fondo Submarino y Cometas.

Juana Francés

Juana Francés es de las pocas mujeres artistas españolas (de la época) con trayectoria internacional, expuso en el Guggenheim de NY; en el Palais de Beaux-Arts de Bruselas, en la Tate Gallery de Londres, en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokyo, en la Bienal de Venecia…

Si os interesa la obra de Juana Francés os recomiendo el catálogo “Juana Francés. La Colección” que está disponible para su descarga, aquí. Además, para profundizar en su vida y obra os recomiendo la lectura de “La artista alicantina Juana Francés: estudio crítico de su obra” de Natalia Molinos que podéis descargar, pinchando aquí.

Read More